9/22/2008

Cine del Sur 2 -- de 1950 a 1990



“Una cámara en la mano y una idea en la cabeza”


“Las imágenes no tienen necesidad de traducción y las palabras de izquierdas no salvan las imágenes de derechas”.
Glauber Rocha (Declaraciones de principios del “Cinema Novo”) (1)



Desde finales de la década de 1950, el territorio del sur se vio impulsado por aires renovadores en diversos aspectos políticos, sociales y culturales. La visión reducida frente a la necesidad del cambio (que hasta esos momentos había sido predominante) empezó a ponerse en duda, razón por la cual, se buscó propiciar algunos espacios para que el devenir de aquellos territorios adquiriera una dimensión dinámica, tal como ya se presentaba en las grandes ciudades europeas. Estas intenciones, sólo alcanzaron a fructificar en algunas experiencias, pero en la mayoría de los casos, se vieron rápidamente reprimidas por los sectores conservadores que se negaban a aceptar las nuevas propuestas organizativas. Como producto de aquello, se consolidaron varios regímenes autoritarios que provocaron la censura, la persecución, el exilio y la muerte de notables intelectuales comprometidos con las ideas utópicas de equidad, solidaridad, respeto, soberanía y fortalecimiento de los lazos de amistad entre los habitantes de este vasto territorio.
En este periodo, el cine fue asumido como mecanismo idóneo para desarrollar los proyectos que buscaban establecer otras formas de relaciones sociales. Fue así cómo, desde mediados de la década del cincuenta, se empezaron a establecer vínculos entre productores y directores latinoamericanos, y se hicieron los primeros intentos de organización de Festivales, tales como: el Festival bienal en Montevideo, organizado por la Corporación de Arte Sodre en 1958, en el cual se presentaron filmes de Argentina, Brasil, Bolivia y Perú (2); Festival de Mar del Plata en Argentina (primera versión realizada en 1959) (3); y el Primer Festival de Cine Documental Latinoamericano, en la ciudad de Mérida, Venezuela, en 1968 (4). Pero fue en Viña del Mar (Chile), donde se dio en 1967, el primer gran encuentro de cineastas latinoamericanos, convocados por el director del cine club de dicha ciudad, Aldo Francia, con el presupuesto de construir lo que luego denominaron como el nuevo cine latinoamericano. A partir de este Festival, la mirada de los realizadores se afianzó en la orientación hacia el fondo de las propuestas ideológicas y culturales que les sugería la realidad.
Para alcanzar las intenciones que se querían plasmar en la pantalla, fueron varias las influencias que se acogieron. Por un lado, el neorrealismo italiano (que mostraba la pobreza y desolación de la posguerra en aquel país) influyó de forma predominante sobre los cineastas latinoamericanos, quienes también veían en sus países, situaciones de atrasos, de economías precarias, de desequilibrios sociales y de padecimientos de hambre. Por lo tanto, empezaron a concebir el cine como un instrumento que debería transformar esas situaciones. El arte tendría que estar vinculado con la vida para mejorarla, y la creación fílmica, sería la expresión idónea para desnudar la realidad. Asimismo, se adoptaron influencias de expresiones renovadoras que provenían de otros movimientos cinematográficos como la Nouvelle Vague y el Free Cinema. También se acogió el avance que se daba en otras expresiones del saber cómo el teatro, la poesía y la filosofía.
Las búsquedas que se generaron intentaban: reflejar una imagen propia que fuera a la vez aceptación de la diversidad cultural; romper con la mentalidad pequeño burguesa que no había logrado desprenderse de la visión colonial; actuar como alternativa contra la hegemónica propuesta técnica y narrativa que ofrecía la escuela norteamericana y con el dominio en el manejo de la distribución y exhibición por trasnacionales de idéntica procedencia; y, recorrer el territorio “con una cámara en la mano y una idea en la cabeza”, pues el cine era el medio para cambiar el mundo.
Más adelante, estos sueños se frustraron con la llegada de los gobiernos militares. Desde esos momentos, se desencadenó una persecución contra los cineastas, por su compromiso político, ideológico, cultural y estético en contra de toda expresión represiva y preservadora del colonialismo en su nueva versión. Gran parte de los realizadores, tuvieron que continuar su creación desde el exilio.
Posteriormente, ante la caída de aquellos gobiernos dictatoriales, se logró el retorno de algunos directores, quienes continuaron tejiendo lazos de comunicación y de apoyo cultural. Lamentablemente, algunos volvieron con los sueños transformados y olvidados.
Más adelante, aparecieron instituciones para la formación académica y técnica, y para la preservación de la memoria fílmica. También se consolidaron los festivales existentes y se crearon nuevos, dedicados a la promoción de películas nacionales. De igual manera, se logró un mayor apoyo por parte del Estado, a través de entidades que pusieron en funcionamiento las leyes del cine que habían sido condenadas al olvido.
Si bien es cierto que hay varios elementos comunes en el desarrollo de las cinematografías latinoamericanas, también hay situaciones particulares en los diversos territorios. Por ese motivo, haremos un recorrido general por los distintos procesos que tuvieron mayor trascendencia.


CUBA

Antes del proceso revolucionario ocurrido en 1959, Cuba se presentaba para los productores de Hollywood y de México como un interesante escenario en el cual era posible ubicar las historias y realizar los rodajes. Por su parte, la producción nacional no alcanzaba a tener mucha trascendencia, aunque ya se habían consolidado algunas estrellas actorales que rápidamente fueron llevadas a México.
Tres meses después del triunfo de la revolución socialista, se dio un paso importante para la conformación de un cine propio que llegaría a posicionarse como uno de los más importantes en Latinoamérica: el 24 de marzo de 1959, fue instalado el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica (ICAIC), el cual tenía como propósito, crear e integrar la cinematografía nacional bajo unos presupuestos técnicos y conceptuales que sirvieran de apoyo para la nueva experiencia política.
Las primeras obras que se realizaron fueron documentales y algunos noticiarios. La figura más destacada como documentalista fue Santiago Álvarez, con sus trabajos: Now! (1965), Hanoi, martes 13 (1967) y 79 primaveras (1969). Este creador desarrolló su trabajo como autodidacta y logró implementar notables cambios en la tradicional estructura fílmica, especialmente en el manejo del sonido y de la edición.

A nivel argumental, se destacaron: Julio García Espinosa, con Las aventuras de Juan Quin Quin (1967), comedia que narra las aventuras de dicho personaje hasta que logra convertirse en un apasionado revolucionario; Humberto Solás, con Lucía (1968), en la cual, bajo un tono melodramático, confronta tres historias de mujeres que reflejan experiencias reales de los habitantes locales; y Tomás Gutiérrez Alea, con La muerte de un burócrata (1966), sátira cómica contra la mecanización de la burocracia, Memorias del subdesarrollo (1968), una visión crítica de la realidad, en la que el protagonista refleja diversos deseos que acompañan a una sociedad en proceso de cambio, y La última cena (1976), reflexión sobre la esclavitud, cuyo fondo es el discurso religioso cristiano fortalecido por el afrocubano.

Los cineastas se plantearon debates en torno a la forma y a la temática que desarrollaban en sus producciones, teniendo como fundamento y aspiración: apoyar y reflejar el proceso revolucionario pero sin renunciar a la constante renovación estética que permitiera romper con la “forma clásica”, y experimentar con nuevas propuestas, en las cuales, el propósito conceptual fuera mostrar el proceso cultural de los habitantes de la isla.


Un trabajo también destacado, ya en los años ochenta, fue el desarrollado por Juan Padrón, quien, con su largometraje animado Vampiros en la Habana (1985), ha marcado un punto de referencia para los estudiosos de aquel género; este director también realizó la serie Quinoscopios y la saga Elpidio Valdés.
Como primeros intentos educativos para crear una memoria fílmica a partir de los años sesenta, vale la pena resaltar: la fundación de la Cinemateca Cubana; el programa televisivo 24 cuadros por segundo; y la puesta en circulación de la revista Cine cubano.

De igual manera, en Cuba se realizaron algunos eventos trascendentales para el fortalecimiento del cine latinoamericano: se creó el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana en 1979, bajo la dirección de Alfredo Guevara, quien luego de muchas luchas, le dio inicio a este encuentro con las siguientes palabras “El festival es una realidad. Parecía un sueño y es una realidad”; se le dio vida a la Fundación para el Nuevo Cine Latinoamericano en 1985, bajo la dirección del Nóbel colombiano, Gabriel García Márquez; y se fundó la Escuela Internacional de Cine, Televisión y Vídeo de San Antonio de los Baños en 1987, espacio por el cual continúan circulando varios de los más renombrados directores latinoamericanos.


BRASIL

El intento renovador de la cultura brasileña, orientado desde las políticas gubernamentales en los años cincuenta, fue frustrado por la inoperancia de sus planteamientos y por el golpe militar de 1964. No obstante, en la cinematografía se presentaron cambios de trascendencia mundial con la experiencia del Cinema Novo desde los años sesenta. En los cine clubes, se organizaron una serie de debates académicos sobre la industria fílmica, tales como la I Convención Nacional de la Crítica Cinematográfica (1960), en la cual, Paulo Salles Gomes, como figura central, hizo énfasis sobre la importancia de tener conciencia respecto de la sujeción a referentes coloniales, y las condiciones de alineación y subdesarrollo en que se vivía. Esto, junto con los trastornos estéticos y políticos que se presentaban en muchos lugares de occidente, llevó a los cineastas a intentar plasmar “el rostro de Brasil en las pantallas”. Fue así como se dio inicio a una propuesta llamada el Cinema Novo, la cual buscaba, en primer lugar, bajar los costos de producción de los filmes renunciando a la grabación en estudios y dándole cabida a los actores naturales – elementos, evidentemente, adoptados del neorrealismo italiano y de la nueva ola francesa –. Más adelante, la discusión se centró entre la oposición del cine de autor con el cine industrial, sumada a la lucha por descentralizar el poderío de Río de Janeiro y Sao Paulo.
El documental Aruanda (1960) de Linduarte Noronha, orientó la mirada hacia el norte del país – lugar en el cual, la reforma agraria había suscitado notables problemáticas a nivel socio político –. Sin duda, este era el escenario propicio para ubicar la reflexión con el nuevo presupuesto de creación cinematográfica.

Este nuevo marco creativo tomó como líneas conceptuales: las denuncias de la visión colonial, del subdesarrollo y de la pobreza; y el compromiso a favor del cine de autor, de lo nacional y de lo popular. A nivel formal, se propugnó por el avance de una estética nacional para romper con la esquematización del cine norteamericano, dándosele cabida a la transmisión de la luz natural (sin filtros), al manejo de la cámara en mano y a la fluidez en la ejecución de los guiones.
Entre las obras más representativas de este periodo (mezcla de documentales y argumentales) tenemos: Vidas secas (1963) de Nelson Pereira dos Santos, una denuncia, con fondo humanista, de la explotación de los campesinos por parte de las autoridades en un desolado escenario; Los fusiles (1963) de Ruy Guerra, la cual nos muestra la lucha de unos campesinos en un periodo de sequía y la represión militar que desliga los intentos de apoyo; y Dios y el Diablo en la tierra del sol (1963) de Glauber Rocha – el más importante teórico del Cinema Novo –, en la cual, de una manera teatral y metafórica, se desnudan alienaciones, derivadas del hambre y del criterio religioso, que tienen un desenlace violento.

Más adelante, tuvo presencia un movimiento contrario al Cinema Novo: el Udigrudi; éste concebía a la periferia como el lugar donde se recicla la basura, de ahí su denominación de cine basura. Su primer éxito fue con El bandido de la luz roja (1968) de Rogelio Sganzerla y luego, con Bangue, bangue (1971) de Andrea Tonacci. Este movimiento no alcanzó a tener mucha trascendencia, sin embargo es importante tenerlo en cuenta por su tendencia experimental.
En los años setenta tuvieron fuerza las adaptaciones literarias, la más destacada de ellas fue Doña Flor y sus dos maridos (1976) de Bruno Barreto, la cual alcanzó una notable taquilla.
En los años ochenta se presentó un masivo cierre de teatros, práctica constante en todos los países latinoamericanos cómo resultado de la precaria situación económica por el excesivo endeudamiento con los Bancos trasnacionales, y cómo expresión del descuido a que son sometidas las actividades artísticas por parte de los diversos gobiernos. Esto hizo que se presentara una crisis en la producción nacional. Los filmes más destacados en estos años fueron: Pixote (1981) y El beso de la mujer araña (1985), ambos de Héctor Babenco.


MÉXICO

Luego del periodo brillante que vivió la cinematografía mexicana durante los años cuarenta, vinieron momentos de dificultad y decaimiento para esta importante industria (que había alcanzado altos niveles dentro de la economía del país). La falta de renovación temática y técnica en las producciones de los años cincuenta, fue la principal causa para que se produjera este descenso. Además, la presencia de la televisión desde inicios de la década, también le restó considerable audiencia a las salas de cine, las cuales se veían cada vez más vacías. Por otro lado, la burocratización de la industria cinematográfica y los problemas con los sindicatos de las productoras, llevaron al olvido la época de oro del cine mexicano.
Un hecho importante en estos años, fue la presencia del realizador español Luís Buñuel, quien comenzó una etapa esencial de su filmografía en el territorio azteca, con filmes como: Los olvidados (1950), una reflexión en torno al marginamiento y a la pobreza que refleja todo un continente y que desnuda la visión oficial del “Estado protector”; La ilusión viaja en tranvía (1953); Ensayo de un crimen (1955); Nazarín (1958); y El ángel exterminador (1962). Sin embargo, este director, quien se mantuvo distante de la producción oficial, no logró llamar la atención de los realizadores locales del momento.
Durante este periodo también tuvieron presencia los filmes sobre lucha libre que pasaron de la televisión al cine. La bestia magnífica (1952) de Chano Urueta, fue el primero de estos filmes, que luego se convirtieron en un género con gran aceptación popular.
Con la llegada de los años sesenta soplaron nuevos vientos. Los críticos empezaron a desmitificar las bondades del cine nacional y propugnaron por la apertura hacia otras experiencias: se creo el grupo Nuevo Cine, conformado por críticos y cineastas, quienes promovieron una producción independiente. Como resultado, vio la luz, En el balcón vacío (1961) de Jomi García Ascot, realizada con muy poco presupuesto y con algunas innovaciones técnicas. Desde los cine clubes se mantuvo al tanto de la producción europea y se propició el análisis del fenómeno fílmico. Fue así como, en 1963, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fundó el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), primera escuela oficial de cine en México (5).
La década de 1970, con la llegada al gobierno de Luís Echavarría, trajo un resurgimiento para el cine, puesto que el audiovisual se implementó como herramienta para la formación y la comunicación. El gobierno, entonces, apoyó la creación fílmica con productoras estatales, con la creación de la Cineteca Nacional en 1974 y con el establecimiento de otra escuela de cine en 1975, el Centro de Capacitación Cinematográfica. Los resultados no tardaron en aparecer, pues se hizo un cine con riqueza estética, con visión industrial, con madurez y con expresión social. Filmes como El castillo de la pureza (1972) y El lugar sin límites (1977) de Arturo Ripstein, La pasión según Berenice (1975) de Jaime Hermosillo, Canoa (1975) de Felipe Cazals y Los albañiles (1976) de Jorge Fons, son una muestra de los importantes logros en esta época.

Pero el cambio de gobierno en 1976, volvió a dejar huérfana esta propuesta renovadora. En adelante, se crearon productoras privadas que quisieron recuperar la “época dorada” de los años cuarenta, las cuales no tuvieron mucho éxito. Además, la crisis económica del país, mantuvo relegado el apoyo para el cine hasta 1983, cuando se creo el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), el cual se encargaría de recuperar la importancia de la producción nacional.


ARGENTINA

La promulgación de la ley 12.999 del 14 de agosto de 1947, trajo un nuevo sistema jurídico para el cine argentino. Esta estableció la regularidad con que debían programarse las películas nacionales en las diferentes salas, tanto de la capital como de la provincia; definió los porcentajes a pagar por parte de los exhibidores en favor de los productores y distribuidores; y fijó las respectivas sanciones en caso de incumplimiento (6). Pero a pesar de la protección del Estado, la industria cinematográfica en los años cincuenta experimentó una crisis, reflejada en el cierre de varios estudios.
Los realizadores que mantuvieron un alto nivel estético y crítico, y que marcaron el rompimiento con la narrativa clásica, fueron: Leopoldo Torre Nilsson, con filmes como Días de odio (1954), realizada a partir de un cuento de Borges, El protegido (1956), una crítica social con un leve fondo romántico, La casa del ángel (1957), El secuestrador (1958) y La mano en la trampa (1962); Fernando Ayala, quien realizó Ayer fue primavera (1955), una comedia intimista y romántica que empieza a establecer rupturas con la narración clásica, Los tallos amargos (1956), la cual se concentra en el mundo interior de un criminal, y desarrolla una propuesta innovadora a nivel tecnológico, con la vinculación musical de Astor Piazzolla, y El jefe (1958), realizada junto con Héctor Olivera, su socio en la productora Aries Cinematográfica; y Mario Soficci, director de Rosaura a las 10 (1958), filme precedente de las propuestas de autor, que irrumpe con un nuevo manejo del tiempo.
En 1957, se creó el Instituto Nacional de Cinematografía, el cual empezaría a prestar un apoyo importante para la producción nacional.
Con la llegada de los años sesenta, analistas y críticos que habían conformado varios cineclubes, se propusieron la tarea de realizar sus propios filmes, tomando como base las ideas provenientes de las nuevas experiencias europeas. De éstos trabajos podemos destacar: Alias Gardelito (1961) de Laútaro Murúa, La cifra impar (1961) de Manuel Antín, Los jóvenes viejos (1962) de Rodolfo Kuhn, y Dar la cara (1964) de José Martínez Suárez.
Por su parte, en la ciudad de Santa Fe, Fernando Birri desarrolló una experiencia que sirvió de base para el “nuevo cine latinoamericano”. A través de ella se propuso realizar una adaptación del neorrealismo al contexto de América Latina, hacer énfasis en la creación del cine popular nacional y fortalecer el manejo local de la distribución y la exhibición. De sus trabajos en esa época son importantes: Tire die (1958), Los inundados (1961) y La pampa gringa (1963).
Luego, a raíz del golpe militar de 1966, se abrió un nuevo ciclo para la cinematografía argentina. Los realizadores que se comprometieron activamente en contra del régimen represivo, propiciaron reflexiones en torno a lo nacional, lo popular y el tercer mundo. La hora de los hornos (1966-68) de Fernando Solanas y Octavio Getino (miembros del grupo Cine Liberación) se constituyó en una obra fundamental para el propósito de vincular el cine con el cambio político. En éste trabajo hay innovación estilística, mezcla entre documental y ficción, y un claro compromiso con la renovación social. Tras proyectar clandestinamente la película, los directores escribieron un ensayo, en el cual presentaron los planteamientos para un “tercer cine” que se preocupara por alcanzar la descolonización cultural, y que buscara ir más allá del cine de Hollywood y del cine de autor.

Con planteamientos similares, el grupo Cine de la Base, cuyo principal realizador era Raymundo Gleyzer, acogió un planteamiento socialista y realizó filmes como México: la revolución congelada (1970) y Los traidores (1973).

Después de 1973, el gobierno, nuevamente democrático, volvió a tener incidencia en el cine. A partir de ese momento se recrearon historias nacionalistas, entre ellas Patagonia rebelde (1974) de Héctor Olivera y Quebracho (1974) de Ricardo Wullicher.

Asimismo, se reflejaron las vivencias de la cultura popular gauchesca en los trabajos de Leonardo Favio, Juan Moreira (1973) y Nazareno cruz y el lobo (1975). Con anterioridad, Leonardo Favio había debutado con su magnífica ópera prima, Crónica de un niño solo (1964), en la cual hacía una profunda reflexión sobre la niñez desamparada.
El regreso de la dictadura militar en 1976 trajo, de nuevo, consecuencias negativas. Varios realizadores tuvieron que exiliarse (Solanas, Getino y Murúa); otros fueron desparecidos (Gleyzer y Walsh). En estos años el gobierno apoyó otro tipo de producciones para ocultar la realidad de sus acciones, básicamente, comedias y melodramas.
Luego de 1983, tras el derrumbe del gobierno de facto, se renovó la producción y aparecieron filmes de diversas temáticas. Camila (1984) de María Luisa Bemberg y La historia oficial (1985) de Luís Puenzo, sirvieron para que todo un país se viera ante el espejo y confirmara algunos hechos de su dolorosa historia: la represión, el mundo ocultado, el sentimiento que lucha contra la radicalización, el cambio que parecía a la vuelta y el camino del sacrificio. También se revivieron las historias de los desaparecidos en La noche de los lápices (1986) de Héctor Olivera, y se recordó el exilio con todas sus implicaciones en Tangos, el exilio de Gardel (1985) y Sur (1988) de Fernando Solanas. Por otro lado, apareció un cine cargado de contenidos poético-simbólicos con los trabajos de Eliseo Subiela, Un hombre mirando al sudeste (1986) y Últimas imágenes del naufragio (1989).

CHILE

Tomando como referencia el trabajo adelantado por Fernando Birri en Santa fe (Argentina) el documentalista chileno Sergio Bravo, impulsó la creación del Centro para el Cine Experimental, como extensión cultural de la Universidad de Chile en 1959. A partir de este momento, con el documental como primer presupuesto, se inició un nuevo periodo en la cinematografía austral que, vinculó a luchadores culturales de otras prácticas como los canta-autores Violeta Parra y Víctor Jara. Entre 1968 y 1969, se llegó a un periodo de madurez en los realizadores locales con los trabajos: Tres tristes tigres de Raúl Ruiz, filme crítico del formalismo social y poco convencional en el manejo de la estructura narrativa; Caliche sangriento de Helvio Soto, que toma un tema histórico para mostrar el antagonismo frente a los imperios; El chacal de Nahueltoro de Miguel Littin, una aguda crítica al sistema demócrata cristiano del momento; y, Valparaíso mi amor de Aldo Francia, en la que se muestra la desprotección de la niñez en un país subdesarrollado.

Más adelante, bajo el gobierno de la “Unidad popular”, se le encargó a Miguel Littin el manejo de Chile Films, desde donde se proclamaría al cine como popular y revolucionario (7). Tras el golpe militar en 1973, Littin tuvo que exiliarse en Francia, y allí, realizaría la posproducción de La tierra prometida, film emblemático de la producción chilena. También tuvieron que exiliarse Helvio Soto y Raúl Ruiz, éste último, alcanzaría a rodar antes, dos importantes trabajos: Nadie dijo nada (1971) y El realismo socialista (1973). Desde el exilio, estos tres realizadores, continuaron su trabajo, cosechando varios éxitos.
Por su parte, Patricio Guzmán, realizó el documental La batalla de Chile (1975-79), película en tres partes exhibida durante esos años, en la que se muestran los años finales del gobierno de Allende. Guzmán, tuvo que salir del país por la presión política, pasó por Cuba, España y Francia, y desde el exilio, realizó En el nombre de Dios (1987), documental sobre el importante papel de la Iglesia Católica contra la dictadura en Chile.

COLOMBIA

En Colombia no se ha vivido la experiencia de tener una industria fílmica, razón por la cual, los cineastas han realizado acciones quijotescas para formarse, producir y competir, en un mercado invadido por realizaciones extranjeras. Además, el apoyo estatal, ha sido muy limitado, lo que ha hecho más difícil construir una cinematografía nacional. Sin embargo, los eventos de expresión a través de la imagen en movimiento nos presentan algunos logros importantes: hacia la década de 1960, el director español José María Arzuaga, tomando como sustento las experiencias del neorrealismo y de la nueva ola, intentó la plasmación de nuevas visiones conceptuales y estéticas, en sus trabajos Raíces de piedra y Pasado el meridiano (1963). Por su parte, el director nacional Julio Luzardo, con mayor acierto técnico, realizó un filme que se convertiría en uno de los más importantes para el proceso cinematográfico colombiano: El río de las tumbas (1963), en el que retrata la particular violencia que se vivió en los campos colombianos por la lucha entre partidos políticos.

Seguidamente, a partir de la reflexión antropológica y de la experiencia al lado de comunidades marginales, surgen dos experiencias: Marta Rodríguez y Jorge Silva realizan varios documentales como Planas: testimonio de un etnocidio (1970), Chircales (1972) --el trabajo más destacado, referente obligado para los documentalistas locales--, Campesinos (1975) y Nuestra voz de tierra, memoria y futuro (1981); así mismo, Carlos Álvarez, quien con una acción de compromiso político a favor del cambio social, daría a conocer el propósito del “nuevo cine latinoamericano” en Colombia, realizó trabajos, también documentales, entre los que se destacan: Asalto (1968) y ¿Qué es la democracia? (1971).
En los años setenta, surgen dos realizadores en la ciudad de Cali: Carlos Mayolo y Luis Ospina, quienes manejaron un tono crítico (con una simbología particular) frente a las otras producciones nacionales y frente a la realidad social. Sus trabajos Oiga vea (1971) y Agarrando pueblo (1977), son una muestra de ello. Más adelante, Mayolo realizaría Carne de tu carne (1983) y La mansión de Araucaima (1986).
En 1971, se creó la Cinemateca Distrital, en la ciudad de Bogotá DC, con el ánimo de divulgar el cine mundial, apoyar los trabajos audiovisuales, realizar una labor formativa y preservar la memoria fílmica, convirtiéndose en un punto de encuentro para todos los interesados en dicha materia.
La ley de sobre precio de las entradas a los cines, puesta en marcha en 1972, no logró su objetivo, y más bien, lo que propició fue el trabajo descuidado de quienes se sirvieron de ella. Hacia 1979, surge la Compañía de Fomento Cinematográfico (FOCINE), para apoyar y construir el cine nacional. Esta fue, la oportunidad para que se dieran a conocer los proyectos estancados de realizadores como Francisco Norden con su bien logrado trabajo, Cóndores no entierran todos los días (1983); y de Lisandro Duque, con sus obras, Visa Usa (1986) y Milagro en Roma (1988).

Algunos productores independientes buscaron incidir comercialmente, es el caso de Gustavo Nieto Roa, realizador de la comedia, El taxista millonario (1980) y de Ciro Durán, director del documental Gamín (1979).

Más adelante, en 1988, sería el debut de Sergio Cabrera, quien mejoraría las formas de producción presentes hasta el momento, con su trabajo, Técnicas de duelo .

VENEZUELA

La empresa Bolívar Films fundada en 1942 por Guillermo Villegas Blanco, fue el primer intento de organización industrial para la cinematografía venezolana, la cual tuvo hacía 1950, su primer gran éxito con La Balandra Isabel llegó esta tarde, de Carlos H. Christensen, premiada por su fotografía en el Festival de Cannes.
A finales de la década de 1950, dos trabajos se convirtieron en trascendentales para la historia fílmica de este país: Araya (1958) de Margot Benacerraf, un retrato de la realidad en las salinas, con delicado ritmo y exquisitez plástica, lo cual le permitió obtener el Premio Internacional de la Crítica en Cannes(1959), y que ha sido seleccionada entre los “clásicos” del cine latinoamericano; y, Caín adolescente (1959) de Román Chalbaud, en la que se retrata el brusco cambio cultural padecido por los inmigrantes campesinos en las ciudades.
Luego del Festival de Cine Documental en Mérida (1968), se crea el departamento de cine de la Universidad de los Andes, un apoyo importante para la formación y consolidación del cine nacional. En 1975, el Estado comenzó el apoyo para el cine argumental, con políticas de créditos y de regulación de la comercialización. Esta práctica vio sus frutos positivos en los filmes, Soy un delincuente (1976) de Clemente de la Cerda, El pez que fuma (1977) de Román Chalbaud, País portátil, de Iván Feo y Antonio Llerandi, y Bolívar sinfonía tropical (1980) de Diego Risquez.
En 1982, se creó el Fondo de Fomento Cinematográfico (FOCINE), que captó las bondades del auge económico por la industria petrolera y lo revirtió en apoyo para los cineastas. La producción aumentó su dinámica y se centró en temas de dramatismo urbano con notables éxitos como: La boda (1982) de Thaelman Urguelles; Orinoco, nuevo mundo (1984) y América: tierra incógnita (1988) de Diego Risquez; y, tal vez, el más logrado trabajo, Oriana (1985) de Fina Torres, que muestra un particular manejo del tiempo como elemento destacado.
BOLIVIA

Tras el triunfo del Movimiento Nacionalista Revolucionario en 1952, se presentó una renovación en la cultura boliviana. En lo referente al cine, nació el Instituto Cinematográfico Boliviano (ICB), bajo la dirección de Waldo Cerruto, para promover el desarrollo cinematográfico nacional.

Hacia 1954, el destacado escritor Óscar Soria se vinculó con el séptimo arte como guionista, labor que continuaría al lado de los más destacados cineastas durante largo tiempo. El más importante director en los años cincuenta fue Jorge Ruiz, su cortometraje Vuelve Sebastiana (1953), es notable por el estudio étnico que presenta sobre los indígenas Chipayas. Más adelante, realizaró con el apoyo del ICB, La vertiente (1956), primer trabajo sonoro boliviano. Luego, retornó al país Jorge Sanjinés --el director emblemático de Bolivia-- que había estado formándose en Chile, quien, al lado del escritor Soria, dio inicio a su magnífica producción. Revolución (1964), es su primer gran trabajo, llamado El Potemkin de Sanjinés (8), sobresaliente por su delicado montaje. En Ukamau (1966), el primer filme hablado en aymará, Sanjinés presenta una reflexión sobre el conflicto entre mestizos e indígenas, fiel reflejo de la lucha de clases. Seguidamente, realizó Yawar Malku (1968), una denuncia abierta de las actividades de los Cuerpos de Paz norteamericanos, que realizaban esterilización en las mujeres.
La llegada de los militares al poder, hizo que se disolviera el grupo productor de Sanjinés, y éste, tuvo que emigrar del país para luego renovar su propuesta conceptual desde el exilio.
En 1976, se creó la Cinemateca Boliviana para conservar el acervo fílmico. Entre tanto, los trabajos realizados durante los años setenta y ochenta, desafortunadamente, no alcanzaron el nivel de los de Sanjinés y Soria.
OTROS PAÍSES

En los restantes territorios de Latinoamérica, los procesos de creación cinematográfica fueron incipientes, y estuvieron más centrados en el documental, en algunos casos, para apoyar momentos y luchas políticas, como en los países de Centroamérica. En Ecuador y Perú, se realizaron documentales con fines didácticos y como exaltación de la cultura indígena. Por estos dos países, pasó el boliviano Jorge Sanjinés, quien rodaría en Ecuador, Fuera de aquí y en Perú, El enemigo principal.

El despegue del cine peruano, sucedió en los años ochenta, con directores como Francisco Lombardi y sus trabajos, Muerte de un magnate (1980) y La ciudad y los perros (1986). Por su parte, en Uruguay ocurrió algo bien particular: pues llegó a presentarse un movimiento interesante de cineclubes, festivales y críticas, pero alimentados por producciones extranjeras. Los más destacados realizadores locales fueron: Ugo Ulive con, Como el Uruguay no hay (1960); y Mario Handler, que realizó, Carlos: cine retrato de un caminante (1965), Me gustan los estudiantes (1968), El problema de la carne (1969) y Liber Arce (1970). Estos dos directores, también padecieron el exilio por cuestiones políticas, durante los regímenes militares.
En los años ochenta, con el fortalecimiento y apoyo de la Cinemateca Uruguaya, se logró la realización de Mataron a Venancio Flores (1982) de Juan Carlos Rodríguez.
Y, en Paraguay, fue casi inexistente la producción de cine durante estos años. Para resaltar tenemos: El pueblo (1969) de Carlos Saguier y Cerro Cora (1977), una expresión política del gobierno.
­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________


Notas


1. Augusto M. Torres, Glauber Rocha y “cabezas cortadas”, Barcelona, editorial Anagrama, 1970, p. 19.
2. John King, El carrete mágico, Colombia, Tercer Mundo Editores, 1994 p. 145.
3. Historia del cine argentino, en página web: http://webs.satlink.com, Cinematec@, Buenos Aires, Argentina.
4. John King, op. cit., p. 308.
5. Maximiliano Maza, en Más de cien años de cine mexicano, página web: http://cinemexicano.mty.itesm.mx/, Maximiliano Maza, México, 1996.
6. Historia del cine argentino, en página web: http://webs.satlink.com, Cinematec@, Buenos Aires, Argentina.
7. John King, op. cit., p. 248.
8. Pedro Susz, en Centenario del cine en Bolivia, página web: www.bolivian.com/cine/, Cinemateca Boliviana, La Paz, Bolivia.

Imágenes tomadas de la red, de los siguientes directores y filmes: Glauber Rocha, Lucía, Memorias del subdesarrollo, Dios y el diablo en la tierra del sol, Doña Flor y sus dos maridos, Los olvidados, El lugar sin límites, Patagonia rebelde, Crónica de un niño solo, La batalla de Chile, Chircales, El taxista millonario, Araya, Ukamau y Muerte de un magnate.

9/02/2008

CINE DEL SUR: ENTRE EL ASOMBRO Y LA AVENTURA

I. Introducción
La presencia del cine en la región que va desde el Río Bravo (México) hasta la insondable Tierra del Fuego (Argentina) ha estado atravesada por diversas experiencias, algunas de las cuales intentamos traer a la memoria para no dejar que el avasallador poderío del olvido nos impida ver la lucha de algunos quijotes que lo arriesgaron todo para iluminar este vasto territorio con las imágenes-movimiento.
Al indagar por la memoria fílmica encontramos, de entrada, algunas dificultades por la escasez de información y materiales de apoyo que nos permitan profundizar en el estudio, esto será un indicativo notable de la poca importancia que durante mucho tiempo, se le dio a la conservación de la memoria audiovisual.
El asombro suscitado por la nueva experiencia artístico-perceptual y la utilización de ella para recrear escenas cotidianas, que apuntaban no más que a la diversión en los años iniciales, no dejó lugar para pensar en la importancia de conservar dichas piezas, y hoy en día, encontramos que la mayor parte de las primeras filmaciones – realizadas a lo largo de un notable lapso (1896-1930) – desaparecieron. Fueron destruidas de forma intencional o fortuita (como ocurrió, en este último caso, con el incendio de la cinemateca mexicana en 1982). Además, las pocas copias que pueden encontrarse, están recortadas o semi dañadas por el precario cuidado que se ha tenido para su conservación, y de cierto material, no hay más que referencias en los periódicos.
Hoy, cuando se reconoce la importancia de la labor de preservación y restauración del material fílmico, aún se padece de falta de apoyo estatal para ello y la infraestructura técnica que se tiene tampoco es la más adecuada. Gran parte de las fuentes que tenemos para el estudio de la época silente, están en escritos periodísticos que relataban el nuevo acontecimiento como algo exótico, como una posibilidad para la diversión y en muy pocos casos para el aprendizaje.
Otro problema, a nivel metodológico, es el intento de agrupar bajo una misma temática los procesos sucedidos en un territorio de gran extensión que, aunque con elementos comunes como la lengua, el pasado colonial, el mestizaje, la condición precaria a nivel económico, entre otros, ha tenido diversos y desiguales avances en materia cinematográfica, tanto en el desarrollo tecnológico como en el manejo conceptual.
Pero ante las dificultades, se impone el propósito de iniciar una mágica aventura para recordarse, contarse, apropiarse y mirarse desde dentro, en el transcurso vital que nos ha tocado con el soporte de la imagen-movimiento, advirtiendo, eso sí, que es muy difícil abarcar todo el proceso.
Para nuestro acercamiento, hemos tomado como marcos referenciales: el proceso histórico; las propuestas teóricas; los intentos para la conformación de una industria cinematográfica; el apoyo estatal y las leyes de promoción fílmica; los trabajos de conservación de la memoria y de formación a través de instituciones propias; la creación y presencia en festivales, los premios, los directores, los actores y los filmes más destacados.
II. Entre el asombro y la aventura: desde los inicios hasta la década de 1950

En el periodo que va desde la primera proyección de cine hasta la década de 1950, fueron tres las cinematografías que lograron mayor avance (México, Argentina y Brasil) tanto por el número de producciones y la consolidación de sus actores como por la asimilación de la nueva propuesta artística y el desarrollo tecnológico de la misma. En otros países, el proceso fue más lento y precario, salvo algunas realizaciones que nos parece importante rescatar.

México

Los mexicanos tuvieron el privilegio de ser quienes por primera vez en el Territorio del sur, asistieron a una función cinematográfica en 1896. Por esos años, llegaron a América Latina varios camarógrafos provenientes de Europa como parte del proyecto difusor propiciado por los hermanos Lumiére, quienes acordaban proyecciones con los diversos gobernantes para promocionar el invento del cinematógrafo. Además, buscaban escenarios exóticos que les permitieran hacer filmaciones para enviar a los productores en sus países. Fueron estos emisarios, los que organizaron y realizaron las primeras proyecciones y grabaciones. La primera filmación referenciada data de 1896: El Presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec (1); y el primer largometraje, Fiestas presidenciales en Mérida, se produjo en 1906. En ambos casos, era el deseo de captar ciertos momentos de la vida del Presidente Porfirio Díaz lo que inquietaba a los realizadores. Al mismo tiempo, realizaron algunos cortos documentales y, posteriormente, se centraron en la elaboración de trabajos con la temática de la revolución. Camarógrafos ahora mexicanos como los hermanos Alva (La revolución orozquista, 1912), acompañaban y grababan las batallas, lo cual vendría a ser un antecedente de los noticieros y una referencia importante para el registro de las confrontaciones de la I Guerra Mundial en Europa.
En lo que siguió de la época muda, se presentó la avalancha del cine de EE.UU., el cual llenó las pantallas. Hacia 1925, el 90% de las proyecciones era de material proveniente de Hollywood (2). Así mismo, los grandes estudios del norte, incorporaron para su gala de estrellas a figuras mexicanas como Dolores del Río, Ramón Navarro y Lupe Vélez. Del periodo silente, la obra más representativa es El automóvil gris (1918) de Enrique Rosas, la cual, por primera vez se inspira en hechos reales (un caso policial ocurrido en 1915).
Con la llegada del cine sonoro, se presentó una nueva motivación para los cineastas locales que buscaban competir con la avasallante propuesta Hollywoodense, pues la posibilidad de expresar elementos culturales propios, como la música y el acento, daba para pensar en una mayor acogida del público. Es así como crean las primeras industrias nacionales para desarrollar aquel presupuesto. Empero, los costos sumamente altos de la nueva incorporación técnica y el rápido desarrollo de ésta en EE.UU., supuso un mayor distanciamiento entre las casas productoras locales frente a las extranjeras.
No obstante, en esos años, México viviría su mejor momento cinematográfico. La primera película sonora, Santa (1931), de Antonio Moreno, incorporó la música y la atmósfera de burdel, temas determinantes en las siguientes producciones.
La presencia de tres realizadores extranjeros en México (Serguei Eisenstein, proveniente de la URSS, quien había conseguido patrocinio local para filmar Que viva México – proyecto que terminaría frustrándose –, Arcady Boytler, de ascendencia rusa, quien dirigió La mujer del puerto (1933) y el fotógrafo Paul Strand) fue una referencia trascendental para el manejo temático y estético que luego desarrollarían los creadores nacionales.
En 1938, la industria del cine era la segunda en importancia después de la petrolera (3). El éxito de la distribución en América Latina fue notable, lográndose mantener durante varios años.


Al periodo que va de 1941 a 1945 se le ha llamado la “época de oro del cine mexicano”. En éstos años se consolidaron importantes figuras como el director el “Indio” Fernández con sus trabajos dedicados a resaltar el sentimiento mexicano, quien estuvo apoyado por los iconos actorales Dolores del Río y Pedro Armendáriz en los filmes Flor Silvestre (1943) y María Candelaria (1943).
También se destaca el director Fernando de Fuentes quien tuvo su máximo logro con Allá en el rancho grande (1936), en la que Gabriel Figueroa hizo la fotografía, con la cual obtuvo el máximo galardón en el Festival de Venecia. Fuentes, además, dirigió el primer éxito de María Félix en Doña Bárbara (1943). Otras figuras importantes fueron los cantantes Jorge Negrete y Pedro Infante a quienes convirtieron en actores, y el cómico Cantinflas, artista de espectáculos populares, quien tendría en el cine sus mejores logros, desde su notable trabajo en Ahí está el detalle (1940).
Durante este periodo, podría decirse que la competencia de las producciones mexicanas con las de EE.UU. estuvo más bien equiparada, pero el repunte de Hollywood después de la II Guerra Mundial, le impidió a México sostener la competencia, además las temáticas se volvieron reiterativas y ya no tenían la misma aceptación en el público. Vendrían, entonces, momentos para pensar en la renovación.
Argentina

El primer acercamiento al cine se dio en 1896 con la función de La llegada del tren de los hermanos Lumiére, en el Teatro Odeón de Buenos Aires (4). Desde aquel momento, el camarógrafo francés Eugenio Py y el local Federico Valle realizaron los primeros noticieros y retrataron escenas cotidianas, como desfiles militares, ferias rurales, ceremonias oficiales y momentos privados en algunas haciendas.
Para 1900, ya se había establecido la primera sala de cine: El Salón Nacional con 250 localidades (5). La primera película argumental que realizaron fue El fusilamiento de Dorrego (1908) de Max Gallo, quien recurrió a destacados actores de teatro para incorporarlos en su elenco. El primer largometraje fue Amalia (1914) de Enrique García.
En 1915, tuvo lugar el primer gran éxito de taquilla con Nobleza Gaucha, de Humberto Cairo, Enrique Ernesto Gunche y Eduardo Martínez. Ésta mostraba con notable realismo la relación opuesta entre la vida rural y el mundo de la ciudad. En ella se invirtieron en la producción $25.000 y obtuvieron $500.000, en sólo 6 meses.
Un hecho importante para la historia de la cinematografía mundial lo constituye la realización del primer filme de animación: El apóstol (1917), producido por Federico Valle y dirigido por Quirino Cristiani, a través del cual se hacía una crítica al Presidente Irigoyen (6).

Después de 1916, EE.UU. impuso su política comercial de distribución y llegó para desplazar a las producciones europeas – las más promocionadas hasta ese momento – e imponer su prototipo temático. El realizador más importante de la época muda fue El “Negro” Ferreyra, quien realizó en 1920, Palomas rubias, primera película que se considera lograda. Además, fue quien realizó la primera película sonora: Muñequitas porteñas (1931).


Con la llegada del sonido, los productores locales quisieron imitar a los estudios de Hollywood y para ello crearon unos propios aunque con notables limitaciones técnicas. A nivel temático, incorporaron las manifestaciones culturales más exitosas, como el teatro y la música (el tango que ya se había expandido a varios países). La figura de Gardel, que ya era reconocida en el mundo, interesó a productores de Nueva York y Paris, lugares donde iría a realizar tres de sus éxitos: Melodía de arrabal (1932), Cuesta abajo (1934) y El día que me quieras (1935). La presencia del tango en el cine, se convirtió en el mejor pretexto para desarrollar la industria nacional. En 1933, se dan los primeros pasos con la película Tango, de Luis J. Moglia Barth, en la que hacen su aparición Libertad Lamarque, Tita Merello, Luis Sandrini y Pepe Arias, destacadas figuras de la actuación y del canto. Posteriormente surgen dos mejorados estudios: Argentina Sono Films y Lumitón. Éstos muestran un interés especial por apoyar proyectos que recrearan escenas de arrabal, desarrolladas en melodramas, comedias y musicales.

Durante la década de 1940 suceden tres hechos muy importantes para la cinematografía argentina: nace en 1942 la Cooperativa de Artistas Argentinos Asociados (AAA); hay una creciente intervención del Estado para el apoyo de la industria fílmica; y EE.UU. prohíbe la venta de película virgen para Argentina, debido a la posición neutral de esta última en la II Guerra Mundial. A partir de 1946, se entra en un periodo de crisis y las nuevas orientaciones de la política nacional determinarán un descenso en el avance cinematográfico que volverá a replantearse después de 1955.


Brasil
La primera sala de cine, El Salao de Novidades se abrió en 1897 por los hermanos italianos Alfonso y Paschoal Segreto (7), quienes, además, realizaron la primera filmación de la Bahía de Guanabara en 1898. Luego, entre 1906 y 1911, se vivió la “Bela época” del cine brasilero con más de doscientos trabajos sobre temas cotidianos como actos cívicos y partidos de fútbol, al igual que algunas óperas, comedias y policiales, entre los que se destaca Os Estranguladores (1908) de Antonio Leal. A partir de 1912, imperó la fuerza comercial orientada por los filmes de Hollywood y la producción local cayó notablemente.

Los directores más destacados de la época muda fueron: Luís de Barros (con cerca de 20 películas) y Mauro Peixoto, quien realizó Límite (1931), filme experimental emblemático, consagrado en 1998 como uno de los más importantes en toda la historia de la cinematografía brasileña.


Ya en la época sonora, Humberto Mauro, quien había comenzado su producción en Cataguases, se desplazó a Río de Janeiro para rodar Ganga Bruta (1933), uno de los trabajos que tuvo bastante eco en la década de los sesenta entre los iniciadores del Cinema novo, pero que en su momento fue más bien ignorada.
Por su parte, Adhemar Gonzaga fundó en 1930 la productora Cinédia (la cual publicó la revista Cinearte) y se propuso hacer conocer a Carmen Miranda, quien fue una de las estrellas de Hollywood en la década de 1940. Más adelante, aparece la productora Sonofilms, la cual desarrolló uno de los géneros más populares: la chanchada (una especie de comedia musical de gran aceptación en el público, aunque poco elaborada cinematográficamente). En ellas se destacó y se hizo célebre el cómico Oscarito.
Hacia 1949, aparece la productora Vera Cruz aportando notables mejoras técnicas que le permitieron realizar en 4 años importantes filmes como O Cangaceiro (1953) de Lima Barreto, con el que alcanzó un premio en Cannes. Pero el ingenuo desarrollo comercial hizo que pronto desapareciera la empresa que prometía desarrollar una cultura brasileña auténtica y de buena calidad. Con el derrumbe en 1954 de la Vera Cruz, decae la producción nacional y surgen nuevas visiones para desarrollar a través del entorno cinematográfico.
Otras cinematografías

En otros países como Venezuela, Chile, Cuba, Bolivia, Perú y Colombia, surgieron las primeras proyecciones y realizaciones (básicamente noticieros y documentales) a partir de 1897. Fue un inicio vacilante y poco estructurado. Sin embargo, con el apoyo económico de algunos distribuidores y exhibidores privados a partir de 1910, se logró la apertura de varias salas de exhibición, especialmente en las ciudades capitales. Cuba alcanzó a tener alrededor de 200 salas de proyección por esa época, pero fue muy difícil para los exhibidores poner a competir las producciones nacionales con las que provenían de Hollywood. Eso hizo que la creaciones locales continuaran, apenas, con algunos documentales no muy referenciados.
De los trabajos realizados en la época silente son importantes los siguientes: en Chile, El Húsar de la muerte (1926) de Pedro Sienna; en Bolivia, Corazón Aymara (1925) de Pedro Sambarino y La profecía del lago (1925) de José María Velasco Maidana; en Colombia, María (1922) de Máximo Calvo y Alfredo del Diestro, Aura o las violetas (1924) de Pedro Moreno Garzón y Vincenzo Di Doménico, Bajo el cielo antioqueño (1925) de Arturo Acevedo, Alma provinciana (1926) de Felix J. Rodríguez – estas dos últimas, recientemente restauradas por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano-- ; y en Perú, el documental Los centauros del Perú (1911).

La llegada del cine sonoro tardó para estos países. Mientras tanto se continuó recurriendo al trabajo artesanal. La influencia de México y Argentina siguió siendo notable en sus vecinos, siendo éstos últimos los que más incidieron en los nacientes intentos industriales de los primeros. En Cuba y el Caribe, se notó la influencia de México por la escogencia de sus locaciones para desarrollar sus proyectos y por la incorporación en sus producciones de destacadas estrellas como Rita Montaner, Ninón Sevilla y María Antonieta Pons; en Colombia se realizaron noticieros cinematográficos y el largometraje Allá en el trapiche (1941) de Roberto Saa, la cual tuvo una marcada influencia mexicana; en las producciones del Perú era notoria la influencia tanto mexicana como argentina; en Bolivia, se exaltó un tema histórico sobre la guerra del chaco en Infierno verde (1936) de Luís Bazoberry; y, en Chile, se crearon los estudios estatales Chile Films en 1942, los cuales fueron manejados por los argentinos de la Sono Films, sin alcanzar a tener éxito ni dentro ni fuera del país.
Para terminar queremos ratificar que el cambio cultural ocurrido a partir de la llegada del cinematógrafo a América Latina, tuvo importantes manifestaciones en diversas esferas humanas y sociales. Por un lado, a nivel cognitivo, supuso la apertura para indagar por otras realidades escondidas en recónditos lugares de la imaginación o del inconsciente; a nivel económico, sirvió para informar del desarrollo sucedido en los países industrializados y hacer conciencia de la gran brecha que nos separaba; a nivel social, despertó un especial interés por retratar los elementos culturales propios; y, como extraño elemento político-simbólico, sirvió para derrumbar – al menos durante los momentos de una función – las diferencias de clase, y agrupar en una sala disímiles públicos.

Así es como hemos querido recordar la ferviente lucha que sostuvieron los iniciadores del cine para tratar de asimilar e incorporar la nueva posibilidad artística dentro de los imaginarios culturales del Territorio del sur.

________________________________________________________________


Notas

1. Maximiliano Maza, en Más de cien años de cine mexicano, página web: http://cinemexicano.mty.itesm.mx/, Maximiliano Maza, 1996, México.
2. John King, El carrete mágico, Colombia, Tercer Mundo Editores, 1994 p. 40.
3. Ibíd., p. 77.
4. Historia del cine argentino, en página web: http://webs.satlink.com/, Cinematec@, Buenos Aires, Argentina.
5. John King, op. cit., p.25.
6. Paraná Sendrós, en Historia del cine argentino, página web: http://www.surdelsur.com/, Farber & Asociados C. A. de Buenos Aires, Argentina.
7. Vicente de Paula Araujo, A Bela Época do cinema brasileiro, citado por John King, op. cit., p.42.


Imágenes tomadas de la red, de los siguientes filmes y artistas: María Candelaria, El automóvil gris, Dolores del Río, Gabriel Figueroa, Nobleza gaucha, Muñequitas porteñas, Tango, Límite, Ganga bruta, El Húsar de la muerte, La profecía del lago y Alma provinciana.